jueves, 30 de abril de 2015

Historia del Teatro - TEATRO GRIEGO

El teatro occidental, nace en Grecia aproximadamente seiscientos años antes de Cristo, en el marco de las festividades del Dios Dioniso – que representaba la encarnación de las fuerzas de la vida, dios de la vendimia y del vino, inspirador a través de ese producto, de la locura ritual,  el éxtasis y la liberación de lo que preocupa al hombre, siendo la muerte su mayor preocupación.  Un personaje que a pesar de ser reconocido  extranjero, se incorporó a la mitología griega, con estatus de dios.  En Roma su equivalente es Baco. 
 
Los comienzos del teatro están relacionados, como contábamos en el artículo anterior a la necesidad del hombre de manifestarse a su Dios, para que le procure protección. 
 
El ritual se organiza en forma de cantos corales al dios, los llamados Ditirambos. 
 
El Ditirambo era un himno en homenaje a Dioniso, un canto improvisado y danzado por un coro de hasta cincuenta “Satiros” y entre los que se encuentra un Corifeo, o líder del coro. 
 
El extasis se lograba a través de los cantos y danzas del Coro, que constituyen la esencia del culto al Dios. 
 
Según relata la leyenda, Tespis de Icaria, que tras una fulgurante carrera dramática en las Grandes Dionisiacas atenienses, fue desterrado por el sabio Solón y obligado a recorrer los caminos con un carro, según relata la leyenda
 
Se le reconoce a Tespis los primeros textos escritos y como consecuencia las primeras representaciones con actores que debían estudiarlos, terminando así con una etapa en donde fuera posible que existiera la improvisación de los versos.  También se le reconoce la creación del primer actor (el Hypocrites, el que contesta), permitiendo el diálogo entre este y el Coro. 
 
Y también, la disposición de un Coro no zoomorfo, la introducción del prólogo y el parlamento, además de la utilización de maquillaje de aplicación facial a partir del albayalde (maquillaje blanco) y borra de vino, como también de máscaras fabricadas en lino. 
 
Muchos años después Esquilo reduce el coro a un máximo de doce personas e introduce un segundo actor.  Pero Sófocles incorpora un actor más, y amplía el Coro a quince personas. 
 
Ahora habrá hasta tres personajes en escena por episodio, además del Coro, formado por un Corifeo y hasta catorce Coreutas. 
 
Tanto las Tragedias como las Comedias,  eran obras musicales, que involucraban canciones, canto y coreografías.  Lamentablemente no se ha conservado documentación acerca de la música que se ejecutaba – ni de como eran las danzas – pero se pueden inferir los climas que se podrían haber logrado a partir del conocimiento de los instrumentos con los que se hacía. 
 
Los actores eran únicamente hombres, inclusive cuando caracterizaban papeles femeninos. 
 
La composición del personaje incluía la utilización de máscaras, medias máscaras, y pelucas – lo que favorecía la interpretación de varios roles por un mismo actor, la encarnación de papeles femeninos y la proyección de la voz –, y el calzado de coturnos, una especie de zapatos con una plataforma que hacía que los actores se elevaran en forma exagerada, dando un efecto teatral imponente. 
 
Se llegó a utilizar una maquinaria compleja para la escenografía que permitía desplazar a los actores por el aire, incluso al coro mismo. 
 
Las representaciones se llevaban a cabo en Atenas –, en el marco de una competencia: “las Dionisíacas” y cada autor debía presentar como mínimo un combo que incluía una trilogía de tragedias y una sátira, todas enhebradas bajo el mismo tema. 
 
El período de las fiestas religiosas dionisíacas correspondía al invierno – Las Leneas – y al comienzo de la primavera – Las Grandes Dionisíacas o Antesterias – porque de la celebración del Dios se esperaba el renacimiento de la naturaleza. 
 
La organización del festival, auspiciado por el Estado, llevaba todo el año y resultaba una empresa bien compleja, un tiempo antes de la primera fiesta se elegían por concurso las obras, se sorteaban los actores y los Coregas, el Corega era generalmente un ciudadano rico que patrocinaba la producción del espectáculo. 
 
Las manifestaciones rituales reconocen cuatro géneros, cuya finalidad era afirmar la continuidad de lo vital: El Ditirambo, El Drama Satírico, La Tragedia y La Comedia; 
 
El teatro griego abarca un rango suficientemente amplio de los usos que se le han dado al teatro en toda su historia, desde su vínculo puramente religioso, hasta el meramente artístico, atravesando el uso educativo, político y recreativo. 
 
Cuando Frínico incorpora temática histórico heroica permitiendo un análisis de la realidad humana mas allá de lo religioso, fue combatido por los sectores conservadores y el cambio tuvo que esperar a la llegada de Esquilo. 
 
Plutarco en nombre de los griegos se pregunta ¿Qué lugar tenían Dioniso y los Sátiros entonces? 
 
De esta manera nace el Drama Satírico, según la tradición, de la mano de Pratinas, quien escribió alrededor de cincuenta obras, cuya finalidad era preservar los orígenes del culto. 
 
Otro autor de Dramas Satíricos, es Coirilo, famoso además porque mejoró la indumentaria y los movimientos del Coro.  Lamentablemente no nos han llegado hasta nuestra época ningún texto completo de ellos.  El único completo pertenece a Eurípides y es El Cíclope. 
 
 
Según pseudo-Demetrio de Falero, el drama satírico es una «tragedia que divierte» (Del estilo, 169). Pone en escena un coro de sátiros, desnudos e itifálicos, dirigidos por Sileno (Silvano para los romanos)  – un Sátiro viejo, gordo y sabio, dios menor de la embriaguez, preceptor de Dioniso – y enfrentados a un héroe mitológico, con una estructura similar a la de la tragedia.  La escena transcurre siempre en una naturaleza salvaje. 
 
La Tragedia y La Comedia pretendían ser representaciones para celebrar el nacimiento, la boda y muerte del dios del año con la vida, para que se cierre el ciclo debía haber muerte para luego volver a empezar.  La Tragedia trataba de la muerte y La Comedia de la vida. 
 
La Tragedia se relaciona con la puesta en escena de los conflictos provocados por la incipiente democracia, materializando los choques entre los deberes públicos de los ciudadanos y los designios divinos que muchas veces entraban en pugna de modo irreconciliable. 
 
Tanto en los ritos primitivos como en la época clásica, Comedia y Tragedia son parte del mismo proceso.  La Comedia era una canción sublime que festejaba el triunfo del dios del año, sus finales coincidían muchas veces en una boda en tanto que La Tragedia como reverso del proceso era la representación de la muerte del dios generalmente en un sacrificio. 
 
La Tragedia tuvo su esplendor durante la paz que medió entre las guerras Médicas, contra los persas y la guerra del Peloponeso, que marcó el florecimiento de Atenas y todas las artes.
 
BIBLIOGRAFIA
 
Aristóteles – Poetica –
Madrid – Editorial Biblioteca Nueva – 2004 –
ISBN 84–7030–785–1
Prologo de Luciana Delfabro – Sófocles Tragedias Completas
Buenos Aires – CS Ediciones – 2008
ISBN 978-950-764-287-6 
Esquilo – Siete Tragedias Esquilo
Mexico – Editores  Mexicanos Unidos – 1985 
ISBN 968-15-0545
Wikipedia
Teatro del Mundo – Canal A

martes, 14 de abril de 2015

SALIDAS al Teatro - UN ELEFANTE OCUPA MUCHO ESPACIO - Sábado 25 de Abril a las 16 hs

Estamos organizando para el Sábado 25 de Abril de 2015 nuestra primera salida al Teatro

Esta vez iremos al Teatro del Museo Larreta que tiene entrada por Mendoza 2250 entre Cuba y Vuelta de Obligado, a ver al Grupo La Galera Encantada, representando la obra de Héctor Presa:
 
UN ELEFANTE OCUPA
MUCHO ESPACIO
 
 
 
sobre el cuento homónimo de ELSA BORNEMANN con música de Angel Mahler.
 
Victor el elefante, ha tenido una idea grande como su cuerpo.  Quiere abandonar el circo que lo hizo famoso y volver a la selva con sus pares.  No será sencillo pues tendrá que convencer a sus amigos animales y a los hombres que manejan el circo.
 
Elenco; Belu Moras, Cynthia Nion, Wendy Dubiansku, Auguste Chiappe, Mauricio Vila
Coreografía; Mecha Fernández;
Vestuario; Lali Lastra, realizados por Gladys David
Muñecos Utileria y Pelucas: Lelia Bamondi
Técnicos: Luis Maria Bruvera, Lisa Benevet y Victoria Salama
Asistentes: Sol Martin, Tamara Ferreira y Alejandra Stempelatto
Diseño de Luces, Puesta en Escena y Dirección: Héctor Presa
 
Este espectáculo recibió el premio Mejor Dirección y Mejor Espectáculo en el Festival Iberoamericano de Teatro Infantil y Juvenil de Mar del Plata en el año 2006
 
La  obra se representa a las 16.00 hs, puntuales, el teatro no realiza reservas, se venden las entradas por orden de llegada por lo que es importante que nos encontremos temprano, por lo menos media hora antes para conseguir buenas ubicaciones. 
 
La duración del espectáculo es de 70 minutos.  No se suspende por lluvia.

El precio de la entrada es de $ 100.-
 

martes, 7 de abril de 2015

Recomendados - MARINA ABRAMOVIC - Referente Mundial de la Performance


En el marco de la Primera Bienal de Performance de Argentina, que se desarrollara en Buenos Aires, San Juan y Neuquén, entre fines de abril y principios de junio de este año, nos visita una de las performer más famosa del mundo, la yugoslava Marina Abramovic. 
 
Nacida en Belgrado, de padres que comulgaban con el régimen de Tito, su papá un héroe militar y su mamá directora del Museo de Arte de la Revolución, pasó su infancia entre museos y armas. 
 
Luego de sus estudios de arte en Croacia, oriento su campo de trabajo a la investigación de la relación entre el artista y la audiencia, los límites del cuerpo y las posibilidades de la mente. 
 
Ya famosa por la crudeza de sus trabajos que ahondan en la experiencia del dolor, – e incluyeron exponerse a la posibilidad de la tortura física por parte de su público –, emigra a Holanda escapándose de Tito, continua sus estudios y conoce al performer alemán Ulay (Uwe Laysiepen) que fue varios años su pareja.  Juntos potenciaron su arte. 
 
En el video a continuación se puede ver una retrospectiva de sus trabajos. 
 
 
El lunes 27 de abril a las 18 horas, en el Centro de Arte Experimental de la UNSAM, - Sanchez de Bustamante 75, CABA – con entrada gratis pero con inscripción previa (desde el 20 en www.bp15.org) dialogará con Andrea Giunta. 
 
En la bienal participa con su Performance “Barroco Balcánico” que incluye 2 toneladas de huesos.  Y un taller de dos días en donde transmite el “Metodo Abramovic”. 
 
El “método” es un sistema propio, de introspección, que ha aplicado a sus creaciones durante casi medio siglo de carrera, que la llevó a convertirse en la principal referente del desarrollo de este arte y le permitió proyectarse mundialmente. 
 
“Hay tantas formas de definir una performance como artistas la realizan. En mi caso es una estructura mental y física que se crea ante el público en un lugar concreto y un momento determinado. No es teatro. En el teatro la sangre es kétchup y en la performance la sangre es sangre (…) Tampoco es algo terapéutico, la performance va más allá, es la conexión con lo espiritual”. 
 
“Pionera del body-art, experimenta y explora los límites de su resistencia mental y física y la de su público. Con su cuerpo como sujeto y medio, examina la relación entre el performer y el público, resistiendo el dolor, el cansancio y el peligro en pos de una transformación emocional y espiritual. Muchas de sus obras ritualizan los actos más sencillos de la cotidianeidad, como tumbarse, sentarse, soñar o pensar”. 
 
Recientemente a colaborado con la cantante Lady Gaga – ícono de la cultura de masas – lo que le valió que la tildaran de oportunista.  Pero lo cierto es que después de esa experiencia varios de los 45 millones de seguidores en facebook de la cantante, se interesaron en la obra de Abramovic, que considera que esa es la audiencia que estará en condiciones de entender su arte, más que los de su generación. 
 
Ha sido incluida por la revista Time en la lista de los 100 personajes más relevantes del mundo.
 
 
Fuentes:
Diario Clarín, Diario La Nación, Diario El País, Wikipedia.